mercredi 4 mars 2015

Bienvenue à tous!

Bienvenue sur notre blog ! Ici, nous nous interessons au septième art, à savoir le cinéma. Vous fréquentez très certainement les salles obscures où les nouveaux films sont régulièrement projettés, mais vous ignorez sans doute de nombreuses choses des débuts du cinéma.
En effet, nous vous proposons de découvrir à travers ce blog, comment le cinéma évolue et influence-t-il la société, de ses débuts jusqu'aux grands régimes totalitaires du XXème siècle...


jeudi 12 février 2015

D. W. Griffith - Birth of a Nation

Résumé:

La guerre de sécession endeuille deux familles amies : les Cameron, au sud, et les Stoneman, au nord. Au cours de la bataille de Petersburg, le jeune Ben Cameron surnommé " le petit colonel " est fait prisonnier par son ancien ami Phil Stoneman. Soigné par Elsie Stoneman, dont il est amoureux, il est grâcié par le président Lincoln peu de temps avant l'attentat du théâtre Ford, le 14 avril 1865. Au Sud, les vaincus reconstruisent leur pays ruiné par la guerre. Le règne des Carpetbaggers commence. Sylas Lynch, protégé de M. Stoneman, devient un important politicien de race noire. Flora Cameron, la sœur de Ben, poursuivie par un serviteur noir qui veut la violer, se jette du haut d'un rocher. Pour la venger, Ben fonde le Ku-Klux-Klan. A la tête de ses cavaliers masqués il multiplie les intimidations et les expéditions punitives. Après avoir libéré les Stoneman menacés par le mulâtre Lynch et sauvé la famille Cameron assiégée dans une cabane, les hommes du Klan désarment les noirs et défilent triomphalement dans les rues de Piedmont. Un double mariage symbolise la nouvelle union du Nord et du Sud.

Contexte :
Il est sortie le 8 février 1915 aux Etats Unis et fut produit et réalisé par D.W. Griffith
On remarque tout de suite que le réalisateur a un parti pris. En effet tout d’abord l'affiche du film présente un chevalier du Ku Klux Klan. Griffith nous montre les Noirs du Sud heureux de leur condition d'esclaves, l'esclavage n'ayant rien de monstrueux, étant au contraire une condition souhaitable. C'est pourquoi ces Noirs sont prêts à combattre avec leurs maîtres contre les fédéralistes. Les Nordistes, et les Noirs les ayant rejoints, sont vus comme des barbares capables des pires atrocités. Le Ku Klux Klan est présenté comme un organisme libérateur, qui permit de mettre fin « à l'anarchie du régime noir » qui sévissait dans le Sud. Peut-être que les origines de Griffith (né dans le Kentucky qui est une région prônant l’esclavagisme) ne sont pas étrangères à cette vision des choses. Griffith prétend s'appuyer sur plusieurs sources, dont le livre de Thomas Dixon The Clansman (source du scénario). C'est après avoir assisté en 1915 à la projection de ce film que William Joseph Simmons décida de recréer le Ku Klux Klan.

mardi 10 février 2015

Les temps modernes - Charlie Chaplin

Résumé :

Les Temps modernes montre la vie d'un ouvrier d'usine, employé sur une chaîne de production. Après avoir été contraint à visser des écrous à un rythme effréné sur une chaîne de montage accélérée, Charlot est atteint d'une dépression nerveuse. Il est alors envoyé à l'hôpital. Après son rétablissement, devenu chômeur, Charlot est arrêté, par erreur, pour avoir organisé une manifestation communiste, alors qu'il tentait en fait simplement de restituer un drapeau tombé d'un véhicule de livraison. En prison, il ingère accidentellement de la cocaïne, la prenant pour du sel. Il est alors mêlé à une évasion à laquelle il met fin en frappant les autres condamnés et est libéré contre sa volonté. Il rencontre alors dans la rue la «gamine», qui fuit la police après avoir volé un pain pour se nourrir. Pour sauver la jeune femme et retourner en prison, Charlot ment à la police et prétend être le voleur. Cependant, un témoin révèle la supercherie et Charlot est libéré. Charlot obtient un emploi de gardien de nuit dans un grand magasin, introduit la gamine dans celui-ci et tombe sur des cambrioleurs. Se rendant compte qu'il s'agit de ses anciens compagnons d'usine et il sympathise avec eux mais il est arrêté le lendemain matin. Plus tard, la gamine l'emmène dans une cabane délabrée au bord d’un lac dans laquelle ils vont habiter. Le matin suivant, Charlot apprend l'ouverture d'une nouvelle usine et se fait embaucher in-extremis. Mais il piège accidentellement son chef dans une machine. Les autres travailleurs décident de mener une grève et Charlot lance accidentellement une brique sur un policier, et est encore arrêté. Après avoir été relâché, il apprend que la gamine a trouvé un emploi de danseuse dans un bar. Grâce à elle il obtient un poste de de serveur chanteur. Pendant son spectacle, il perd ses manchettes sur lesquelles la gamine avait écrit les paroles d'une chanson que le patron lui avait demandé de chanter, mais se rattrape en improvisant un numéro. Quand la police arrive pour arrêter la gamine, recherchée par la police des mineurs, ils s'échappent à nouveau. Finalement on les voit marcher sur une route vers de nouvelles aventures.

Contexte historique:

Au niveau économique, les Etats-Unis puis l’Europe sont frappés par une crise économique et sociale : le krach boursier d’octobre 1929 à New York qui a entrainé une crise bancaire, puis une crise industrielle, et enfin une crise sociale (chômage, misère, faim). C’est la « Grande Dépression ». La politique du New Deal lancée par Roosevelt à partir de 1933 a pour objectif de relancer l’activité économique grâce à l’impulsion de l’Etat (grands travaux…). La paix qui règne en Europe est fragilisée par la montée des totalitarismes : ils profitent de la crise économique pour prospérer. Hitler, porté au pouvoir légalement en janvier 1933, transforme la République de Weimar en IIIème Reich et commence sa politique d’agression et d’expansion (remilitarisation de la Rhénanie en 1935, alliance avec l’Italie en 1936 : Axe Rome-Berlin).


dimanche 8 février 2015

Le dictateur - Charlie Chaplin

Résumé:

Pendant la Première Guerre Mondiale, un anonyme combattant de l’armée de Tomania, sauve la vie d’un officier nommé Schultz. L’avion dans lequel ils se trouvent s’écrase et le soldat est envoyé dans un hôpital où il restera vingt ans, tout en ignorant les changements qui s’opèrent autour de lui. Il ne sait pas que Hynkel est devenu dictateur de Tomania et qu’il persécute les juifs. A sa sortie de l’hôpital, la victime amnésique retourne dans sa boutique de barbier dans le ghetto espérant retrouver tout ce qu’il avait laissé vingt ans auparavant. Il fait la connaissance d’Hannah et il en tombe amoureux. Entretemps, Schultz est devenu un personnage incontournable du régime, reconnaît le barbier et ordonne à ses troupes de le laisser tranquille. Pendant ce temps, Hynkel planifie l’invasion de l’Osterlich, pays frontalier, et quand Schultz remet en cause cette invasion, le dictateur le condamne aux camps de concentration. Aussitôt, Schultz organise son évasion du camp en essayant de provoquer une rébellion contre le gouvernement. Il se réfugie dans le ghetto, chez son ami le barbier, mais les troupes de Hynkel détruisent sa vitrine et rendent sa nouvelle vie misérable. Mais juste avant de mener à bien son plan d’évasion, lui-même et son ami le barbier sont arrêtés ensemble et internés dans un camp. Poursuivant son plan d’invasion de l’Osterlich, Hynkel invite au palais Napaloni, le dictateur de Bacteria, et envahit l’Osterlich. L’invasion est un succès et Hannah, qui s’est réfugiée dans ce pays avec ses amis, se retrouve une fois de plus sous la domination du régime cruel de Hynkel. Pendant que le dictateur célèbre se dernière conquête en prenant des vacances, Schultz et son ami le barbier réussissent leur fuite du camp. Hynkel est arrêté par ses propres troupes et le barbier est confondu avec le dictateur. Réalisant l’importance de sa nouvelle position, le barbier organise un plan et fait un discours devant le peuple de Tomania, dénonçant tous les méfaits de Hynkel, allant jusqu’à faire l’éloge de la démocratie.


La célèbre scène de la danse du globe ou Hynkel se félicite de dominer le monde.

Contexte: 

Avec "le Dictateur", Charlie Chaplin, participe à l’effort de guerre, tout au moins au réveil de l’opinion publique américaine. On devine sans mal que la Tomainie n’est autre que l’Allemagne, l’Osterlich, l’Autriche, et que sous les traits de Hynkel se cache Hitler, dont la mégalomanie et la cruauté sont tournées en dérision par Charlie Chaplin. 
En 1937, un article du Hollywood Spectator demande à Chaplin de faire quelque chose contre le nazisme. Chaplin trouve la même supplique dans des lettres qui lui sont adressées par des républicains espagnols. 
Son ami A. Korga lui suggère de jouer de la ressemblance de Charlot avec Hitler pour ridiculiser ce dernier. De plus, Chaplin et Hitler sont nés pratiquement le même jour (16 avril 1889 pour le premier et 20 avril pour le second). Dès lors, le Dictateur sera aussi pour le cinéaste un moyen de régler ses comptes avec l'Allemagne nazie qui a interdit ses films dès 1937, s’offusquant de la ressemblance entre le führer et Charlot. 
Le tournant est la nuit de Cristal dont Charlie Chaplin a fait connaissance grâce à de nombreux intellectuels juifs allemands réfugiés à Hollywood. Choqué, il commence le scénario du film. Le 4 juin 1939, il annonce son projet mais doit faire face à une levée de bouclier des gouvernements américain et anglais. Il se trouve alors contraint de financer le film sur ses propres deniers. En fait, la guerre change tout et le film sera bien accueilli à sa sortie le 15 octobre 1940. 

vendredi 6 février 2015

Alexander Nevsky - Sergueï Eisenstein

Résumé :
Le film recompose l’histoire de la Russie du XIIIème siècle. Alexandre Nevsky ancien militaire ayant vaincu les suédois en 1240 a pris sa retraite. Cependant les chevaliers teutoniques (un ordre militaire chrétien issu du Moyen Âge) prennent d’assaut la ville de Pskov. Ainsi il décide de reprendre le combat seulement si tous les pouvoirs lui sont conférés. Il prépare le peuple contre l’envahisseur et gagne notamment la bataille du lac Peïpous qui fut une victoire importante pour le prince mettant ainsi fin à l’expansion des territoires des chevaliers.

Une scène de bataille durant le film.

Contexte:

Alexandre Nevsky est un film réalisé en 1938 sous commande de Staline qui désirait un grand film patriotique alors que la menace hitlérienne se précisait en cette fin des années 30. Il sert de support pour exalter les sentiments nationalistes et de sauvegarde de la terre de Russie. Pour Eisenstein, c’est aussi l’occasion de se racheter aux yeux du pouvoir après plusieurs années passées à l’étranger. Le réalisateur détourne donc largement l’histoire pour mieux servir le but recherché. La bataille sur le lac reste la scène la plus marquante, 30 minutes où Eisenstein joue remarquablement avec les mouvements de foule, ponctuant de plans rapprochés de morceaux de bravoure. 

mercredi 4 février 2015

Le cuirassé de Potemkine - Sergueï Eisenstein

Ce film du cinéma muet d’Eisenstein sorti en 1925 est une commande d'un comité du parti communiste qui propose un retour historique sur les évènements de 1905 en Russie.

Résumé:

Juin 1905, une mutinerie se déclenche sur le cuirassé Potemkine à la suite du refus des marins de consommer de la viande avariée. Le navire se dirige sur Odessa où le corps du meneur mort va être exposé et permet un rapprochement entre la population et les mutins. L'armée tsariste réprime violemment la manifestation en tirant sur la foule rassemblée sur l'escalier du port : c'est un massacre et les manifestants fuient. Les marins décident d'affronter l'escadre du Tsar qui vient à leur rencontre, mais finalement aucun coup de feu n'est tiré. Lénine dira: " Le Potemkine est le 1er territoire invaincu de la révolution."

Contexte: 

En 1905, Le Tsar Nicolas II sort affaibli d'une guerre contre le Japon, les défaites successives et les pertes humaines sèment le doute dans l'opinion du peuple. C'est la grève générale. Une démocratie est ainsi constituée. Le Tsar jette la Russie dans la 1ère guerre mondiale ce qui mécontente le peuple à cause des pertes humaines, de la pénurie alimentaire dans les villes. Et en 1917 des Révolutions russes se déclenchent poussant le Tsar à abdiquer. En 1920 une guerre civile éclate, c’est le communisme de guerre. Il y a une prise de pouvoir par les bolcheviks. En 1922 l'URSS est fondée avec Lénine. Enfin Lénine meurt en 1924.




lundi 2 février 2015

Les raisins de la colère - John Ford

Il a été réalisé par John Ford en 1940. Ce film est l'adaptation du livre de John Steinbeck publié en 1939 et récompensé du prix Pulitzer l'année suivante.

Résumé:

Ce film raconte l'histoire de la famille Joad, lors de la Grande Dépression américaine marquée par les séquelles de la crise économique et le Dust Bowl (tempêtes de sable fréquentes) dans le sud du pays. A sa sortie de prison, Tom Joad découvre que les banques jettent à la rue les familles trop endettées. Ainsi sa famille va fuir vers la Californie, verger mythique qui accueille les réfugiés de la crise et leur offre des emplois bien rémunérés de cueilleurs de fruit. Les enfants, parents et grands-parents prennent la route à bord d’un camion et vont traverser l’Amérique d’est en ouest. Malheureusement la famille se désagrège, certains meurent d'épuisement, d'autres quittent le voyage, seul les plus forts restent ensemble. Arrivés là-bas, ils se trouvent déçus par ce qui les attend : la Californie n'est pas la terre d'accueil prévue, mais le lieu d'une autre exploitation. Le chômage fait chuter les salaires des saisonniers. La misère des errants est plus poignante encore, car l'espoir d'un ailleurs s'est évaporé. L'un des fils Joad, Tom, quitte sa famille pour s'engager, aux côtés d'autres réprouvés, dans la lutte sociale.


Contexte:

Le film a connu une brève exploitation en URSS. Le pouvoir communiste en place autorise en effet sa projection, trouvant dans cette histoire qui se déroule durant la crise de 1929 l'occasion d’anéantir le capitalisme. La réaction du public russe ne fut toutefois pas celle escomptée, par exemple lorsqu'il s'émerveilla que, même au plus profond de la misère, les personnages possédaient encore une voiture. La censure le retira donc rapidement des écrans.



jeudi 15 janvier 2015

Pellicule

Le film flexible est la première forme de pellicule, inventé en 1887 par Hannibal Goodwin. Il est appelé Film Flam à cause d'un de ses composants : la nitrocellulose (qui composait également les explosifs) le rendant extrêmement inflammable. Il est peu probable que vous retrouviez des pellicules Flam dans le grenier de vos grands parents, car à cause d’une instabilité chimique il se décompose inévitablement au bout de 50 ans, et ce, même conservé dans d’excellentes conditions. Le nitrate de cellulose le composant fond à la température relativement basse entre 150°C et 190°C pouvant facilement être atteinte par la lampe du projecteur, ce qui causait parfois des incendies violents et inextinguibles (ne pouvant être éteint). En effet, aucun produit n’étaient efficaces pour les arrêter car, parmi les gaz dégagés, l’oxygène alimente irréductiblement la combustion. Cette dangerosité lui vaudra d’être interdit en France à partir de 1951. Heureusement, bien avant cela, aux alentours des années vingt, le film sécurité (ou film non flamme) est mis au point. Il est essentiellement constitué de triacétate de cellulose additionné d'un plastifiant ce qui le rend stable (si il est conservé dans de bonnes conditions, il ne se dégrade pas) et ininflammable. Dès 1923, il devient le remplaçant du film Flam. Les pellicules noirs et blancs les plus rependues furent donc de ce modèle ci:


Une pellicule "noir et blanc" est constituée d'une superposition de plusieurs couches d'éléments aux rôles bien précis :
  • au dos (côté « brillant » de la de la pellicule), on trouve une première couche "anti-halo" et "anti-curling" : Cette couche assure la rigidité et la planéité (anti-curling) et la protection contre des auréoles lumineuses dues à des réflexions de la lumière sur le support (anti-halo).

- le support du film, généralement en tri-acétate de cellulose

- un substrat, qui permet à l'émulsion d'adhérer au support.

- l'émulsion, c'est elle la "rétine" de la pellicule : constituée de millions de microcristaux d'halogénure d'argent (généralement du bromure d'argent) en suspension dans une gélatine. C'est ici que l'image va être capturée

- une couche de protection contre les rayures. 


Une des plus importantes évolutions, bien que méconnue du public, est a partir de 1925 l’invention de la pellicule « Panchromatique ».
C’est à dire que, bien que toujours en noir et blanc, elle est sensible à l’ensemble du spectre électromagnétique visible par l’œil humain.

Normal penserez vous, et bien pas tant que ça…
Auparavant, le film était « Orthochromatique » ce qui limitait la profondeur de champ du fait du besoin d’ouverture du diaphragme. En clair, cela signifie que le film n’était sensible qu’aux nuances très prononcées, les acteurs devaient être très maquillés la lumière très puissante pour parvenir à discerner les contrastes.

mercredi 14 janvier 2015

L'apparition du son au cinéma

En effet, après de nombreuses expériences de synchronisation du son (particulièrement de la musique) et de l’image, c’est à partir du film de 1927 The Jazz Singer, film d’Alan Crosland, que le cinéma devient réellement sonore.
Les paroles synchrones de l’acteur Al Johnson furent un choc même si le système «Vitaphone » (de synchronisation d’un disque et de la pellicule) utilisé sur ce film n’était qu’une technique intermédiaire. Pendant les trente premières années du cinéma, que l'on nomme génériquement le « cinéma muet », les projections sont loin d'être silencieuses ; il y a dans la salle un bonimenteur, une musique d'accompagnement, ou même parfois des essais de «synchronisation vivante » avec des acteurs ou des chanteurs cachés derrière l'écran, éventuellement en liaison avec un système de bruitage. 

Le bonimenteur :
Les bonimenteurs racontent, commentent l'action, la situent dans l'espace et le temps, prêtent leur voix aux acteurs, révèlent leurs pensées, leurs sentiments. Ils lisent les intertitres à un public majoritairement analphabète (le cinéma est à ses débuts un spectacle de foire), les traduisent aussi pour les films étrangers.
Ces intertitres, de la simple explication à l'interprétation, doublent un temps le rôle du bonimenteur jusqu'à l'éclipser tout à fait (vers 1909 pour la France, le langage cinématographique s'élaborant alors que le public se familiarise avec les images animées). Leur emploi est aussi varié. Ils présentent les protagonistes, les acteurs, donnent des indications spatio-temporelles, résument les ellipses narratives, annoncent la suite des événements ou retranscrivent les dialogues. Quels dialogues direz-vous ? Ceux auxquels la caméra reste sourde lorsqu'elle filme l'agitation incessante des lèvres d'acteurs qui se parlent, téléphonent et même chantent. Ce cinéma, dit muet a posteriori (plutôt « sourd » selon Chion), loin de nier la voix ou d'en faire le deuil, la fait imaginer. 

La musique :
La musique est le plus souvent jouée en « direct » dans la salle au cours de la projection ; par un pianiste, une petite formation ou un orchestre qui interprètent une partition généralement constituée d'un enchaînement de morceaux existants et arrangés pour l'occasion ou, parfois, une partition originale.
Nombreux sont les compositeurs à écrire pour le cinéma ou pour le ballet mais les conditions dans lesquelles leurs œuvres sont données ne peuvent toujours les satisfaire. Si dans les grandes villes, où plusieurs théâtres se sont convertis en salles de cinéma, on dispose de leur orchestre, dans les plus petites, les films passent avec un accompagnement quelconque.


Bruits de coulisses et « synchronisation vivante » :
Pour gagner en vraisemblance, on a recours à tout un matériel de bruitage, du plus improvisé au plus perfectionné. Mais cet attirail encombrant, sinon coûteux, n'est pas à la portée de la plupart des exploitants de cinéma.
Ceux-ci doivent généralement se contenter d'une petite table supportant une tôle rouillée, un timbre de sonnerie, une trompe d'auto, un sifflet, un pistolet et aussi un panier plein de tessons.
Un article de Ciné-journal du 17 mai 1909, présente le cinémultiphone Rousselot, « ce meuble électrique à clavier capable de produire soixante bruits fondateurs destinés à accompagner les films ».


Les procédés techniques (mécaniques et optiques) :
C'est à ces modes de sonorisation extra cinématographiques, si l'on peut dire, que le public est habitué jusqu'à l'avènement du parlant.
Pourtant, parallèlement, pendant les quinze premières années, en France (Auguste Baron, Pathé, Gaumont, Joly...), aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans les pays scandinaves, les brevets et bricolages en tous genres présentés aux expositions universelles pour inventer le film parlant se multiplient. Les appareils de prises de vues et de projection à peine inventés, on pense à les accoupler mécaniquement à leur frère aîné, le phonographe. Ces systèmes d'asservissement d'un magnétophone à la caméra et au projecteur par un moteur électrique révèlent presque toujours une mauvaise synchronisation. Non seulement les syllabes prononcées ne correspondent pas toujours aux mouvements des lèvres mais il n'est pas rare d'entendre encore la voix quand la bouche est visiblement fermée.
Ce problème essentiel ne sera dépassé qu'avec le chronophone Gaumont (présenté à l'exposition universelle de 1900, amélioré en 1902, il n'est lancé commercialement qu'en août 1906) puis avec le chronomégaphone (1908) qui permet l'amplification des sons nécessaire aux projections dans les grandes salles mais du même coup celle des bruits parasites et distorsions qui rendent parfois la scène inaudible.
Pourtant plusieurs de ces systèmes (celui de Gaumont et, entre autres, son équivalent chez le concurrent direct, Pathé) ont une petite vie commerciale. Les premiers essais sont des bandes chantées par les vedettes de l'époque, Yvette Guilbert avec Le Fiacre, La Berceuse verte (Pathé, 1905) ou des scènes d'opéras et d'opérette ou encore des monologues comiques. Cependant, assez vite, les difficultés techniques d'enregistrement limitent la variété de ces scènes chantantes. On ne peut filmer acteurs et chanteurs devant un cornet et une deuxième opération reste nécessaire, en 1906 comme en 1896, pour synchroniser leurs gestes et leurs paroles devant la caméra.
C'est tout simplement du play-back.

Les autres tentatives, qui aboutiront en 1926, sont les procédés d'enregistrement du son sur film au moyen de procédés optiques. Le frottement de l'aiguille, l'usure du disque, la nécessité d'utiliser plusieurs disques pour les films parlants de quelque longueur l'ont amené à collaborer avec deux ingénieurs danois, Petersen et Poulsen, pour mettre au point les films sonores exploités par la suite. En Angleterre, les recherches de Lauste entreprises depuis 1904 sont couronnées par l'obtention d'un premier brevet en août 1907, puis de deux autres en 1908 et 1910. Ce dernier, adopté en 1930 avec une guerre internationale des brevets, permet la réalisation des premiers enregistrements photo-électriques des sons sur film selon un procédé dit, plus tard, à « élongation variable ». Quelques années de mise au point seront nécessaires avant que ce procédé ne modifie irrémédiablement la production.


Retard du parlant :
Les problèmes techniques ont pu, après l'engouement de la nouvelle attraction, décourager le public, mais d'autres raisons conjuguées vont retarder l'arrivée du parlant : le changement du système d'exploitation a entraîné une crise économique à la fin de cette première décennie (le « parlant » est à la portée des seules grandes salles) ; selon les historiens, le « sujet » est alors en crise et, les premiers essais de cinéma parlant ont semblé d'une nouveauté limitée. Peut-être la « soif du verbe » elle-même s'est atténuée, la parole n'étant plus sentie comme un manque.
Les maisons spécialisées dans la synchronisation vivante vont faire faillite, les bonimenteurs ne trouveront plus de travail dans les salles obscures. Ces années seront peut-être aussi nécessaires à la création d'un langage visuel, le découpage et les possibilités narratives et expressives du montage vont s'élaborer.


1926 : avènement du parlant :
L'avènement du cinéma sonore et parlant est effectif aux États-Unis avec deux films d'Alan Crossland, Don Juan, un opéra filmé en 1926, et Jazz Singer un an après. Pour l'anecdote, ce dernier ne comporte qu'une minute et vingt secondes de paroles synchrones : un monologue et une chanson ; le reste ne manque pas d'intertitres et n'a de sonore que la musique enregistrée. Il n'en fut pas moins un grand succès commercial aux États-Unis.
Le parlant ne fut vraiment au point que vers 1930-31 (entraînant la stabilisation de la prise de vue au cinéma à 24 images par seconde et une légère modification du ratio d’image pour laisser la place à une piste de son optique, c’est à dire un passage d’un format d’image de 1.33 pour 1 à 1.375 pour 1).

Maintes querelles opposent les défenseurs du cinéma muet et ceux du parlant. L’argument majeur des premiers est le regret de ladite universalité du cinéma. Charles Chaplin refusa, par exemple, pendant longtemps le parlant, (tout en se réjouissant de l’enregistrement musicale), car il trouvait que le cinéma y perdait une part de sa dimension universelle, le jeu plus expressif du muet étant une sorte d’espéranto lisible par tous les publics internationaux.

Avec le parlant vont naître les cinémas nationaux puisque les films ne seront plus automatiquement exportables et que le public de chaque pays réclame des œuvres dans sa propre langue. Or, on ne connaît pas encore le doublage, ni les sous-titres. Les producteurs résolvent ce problème de façon bien singulière en tournant pendant quatre ou cinq ans des films « en versions multiples », c'est-à-dire, à l'origine, des films tournés simultanément dans le même studio, en plusieurs langues. Le metteur en scène et l'équipe technique sont les mêmes en général.
Pour les acteurs, les cas de figure varient ; selon que la vedette est polyglotte ou non, elle reste la même alors que le reste de la troupe, à l'exception des figurants, peut changer.
Par la suite la technologie de la reproduction sonore en salle pour le cinéma n’évolua quasiment pas dans cette première période jusque dans les années 1970 et l’arrivée du Dolby Stéréo qui est certes une nouveauté mais toujours en son optique et qui ne changea au fond pas grand chose aux rapports du spectateur vis à vis du cinéma jusqu’à l’arrivée du son numérique en 1992.
Du côté de la prise de son, l’arrivée de l’enregistrement magnétique, inventé en 1935, arriva au cinéma principalement dans les années 1950 en facilitant grandement les choses. Le numérique arrivant dans ce rôle lui bien plus tard, progressivement, dans la seconde moitié des années 1990, jusqu’à supplanter seulement actuellement les enregistreurs analogiques ; celui ci facilite l’enregistrement stéréo au moment du tournage ce qui n’était que rarement le cas au cinéma précédemment.


mardi 13 janvier 2015

La couleur au cinéma


Tout d’abord, afin de comprendre certains principes du cinéma couleur, il est nécessaire de rappeler quelques notions de physique :
La lumière est composé de 3 couleurs primaires : rouge, vert et bleu.
L'addition de ces trois couleurs donne le blanc ; ces trois couleurs peuvent également former les couleurs complémentaires : le jaune par addition de vert et de rouge, le cyan par addition de vert et de bleu et enfin le magenta par addition de bleu et de rouge. Ce phénomène est appelé la synthèse additive.
En lumière ces couleurs sont obtenues en dirigeant des faisceaux lumineux colorés vers un même point.
Un spot de lumière blanche est donc en fait composé de rayons verts, bleus et rouges.





À l’inverse, il est possible d’obtenir les couleurs primaires par synthèse soustractive en plaçant devant une lumière blanche des filtres colorés.









Maintenant que ces bases sont posées :

La pellicule couleur telle qu’elle est connue aujourd’hui n’est pas très différente des pellicules noir/blanc. La seule distinction est qu’elle comporte trois couches d’émulsions : une sensible au bleu composée d'une émulsion ordinaire et qui enregistre la couleur sous forme de pigments jaunes, une émulsion orthochromatique (sensible au vert) donnant des pigments magenta puis une émulsion panchromatique (sensible au rouge) qui donne des pigments cyan.





Évolution des techniques :

  • La première apparition de la couleur au cinéma date de 1895 dans un court film de 20 secondes appelé La Danse serpentine d’Annabelle de W.K.L. Dickson. On y voit une jeune fille dansant et changeant de couleur, la colorisation s’effectuait à la main image par image au pinceau avec une extrême minutie ; en effet les images à peindre ainsi ne dépassaient pas les 3 cm.

  • En 2012 la découverte d’un film en couleur utilisant le principe de la trichromie datant de 1901 surprend nombre d’historiens car jusqu’à lors le premier film connu pour utiliser la technique du kinémakolor datait de 1909. Le film découvert serait un film expérimental d’Edward Raymond Turner représentant ses enfants jouant dans le jardin, un perroquet et un défilé militaire. Il avait mis au point une technique nécessitant l’enregistrement de trois images séparées grâce à des lentilles disposées en parallèle. Malheureusement son film est tombé dans l’oubli car un tel procédé n’était pas adapté aux moyens de l’époque : il aurait fallu une vitesse de projection de 48 images/seconde, le résultat ne donnait qu’une image floue et non regardable.

  • Le kinémakolor est mis au point en 1906, le brevet est déposé par George Albert Smith et Charles Urban en Angleterre, il sera ensuite commercialisé en 1911. La pellicule alternait une image rouge orangé puis une image bleu vert. L'enchaînement des images donnait l'impression de couleur au film. Pour que cette impression soit parfaite il aurait fallu que la vitesse des images soit de 32 images par seconde malheureusement les films étaient à cette époque entre 16 et 20 images par seconde.

  • Le chronochrome est un procédé utilisé par les industries Gaumont, durant les années 1910. Cela consiste à la projection de trois images en noir et blanc simultanément, respectivement munies d’un filtre vert, un bleu et un rouge.

  • En 1913, Léon Gaumont met au point la caméra bichrome comportant deux objectifs munis d'un filtre bleu-vert et d'un autre filtre rouge. Néanmoins, en 1919, pour améliorer son dispositif, il ajoute un troisième objectif. Munie de trois filtres, la caméra permettait ainsi d'obtenir, lors de la projection, des couleurs fidèles à la prise de vues.




  • En 1932 Herbert Kalmus met au point la première camera permettant de filmer directement toutes les couleurs visibles, c’est l’apparition de la camera Technicolor trichrome. Elle gère trois négatifs noir et blanc à la fois, l’un étant sensible au rouge, l’autre au vert et le dernier au bleu. Ce procédé sera utilisé par Walt Disney dans son film d’animation, Des arbres et des fleurs (1932).